Разгадка "Чёрного квадрата" Малевича




Больше интересного у меня в группе в ВК: Панцирь Комикс
Больше интересного у меня в группе в ВК: Панцирь Комикс
Казимир Малевич — персонаж неординарный, но именно это и делает его легендой. У него было не так много картин, а прославился он на весь мир. Как? Всё дело в характере этого парня.
Малевич четыре раза пытался поступить в московское художественное училище и каждый раз ему отказывали, мол, таланта не хватает. Но он не сдался и перевернул искусство с ног на голову.
Так почему же «Чёрный квадрат» гениален? Потому что это вызов традиционному искусству и очень смелый шаг, особенно для того времени. Малевич доказал, что искусство — это не только мастерство, но и идея, которая заставляет задуматься и спорить.
Доказательства шедевральности «Чёрного квадрата»:
Если картина не оставляет тебя равнодушным — значит, это искусство, и оно работает. «Чёрный квадрат» не оставляет равнодушным. 👍
Малевич так боялся, что кто-то просто скопирует его идею (квадрат-то нарисовать может даже ребёнок), что нарисовал стороны не совсем параллельными. По-моему, это просто гениально. И изобразил его на цветной абстракции — из-за своей паранойи. 😁
А ещё у него было целых 38 вариантов «квадрата» — кресты, круги и прочие формы, чтобы окончательно зафиксировать идею и устроить целую выставку. Всё гениально и просто! 👍👍
Малевич просёк фишку: хочешь прославиться — стань родоначальником нового направления. И он им стал. Он назвал своё искусство «супрематизмом», что означает «лучший, крутой, самый-самый». Гениальный маркетинг, который сработал! 👍👍
Краткий обзор идеи «Чёрного квадрата»: Малевич разрушил связь между искусством и тем, что мы видим вокруг — никаких больше людей, деревьев, котиков или собачек. Раньше художники хоть как-то пытались рисовать что-то узнаваемое, а Малевич взял и порвал с этим навсегда.
«Чёрный квадрат» — символ новой эры в искусстве. Это и конец, и начало искусства, которое живёт само по себе, не служит реальному миру и не пытается его копировать. Искусство становится самодостаточным. «Чёрный квадрат» — точка отсчёта новой вселенной, где царит полная свобода от всего привычного.
Есть у нас на Петроградке небольшой и очень уютный музей, посвящённый русскому авангарду. Здесь жил Михаил Матюшин и его жена Елена Гуро. Один из немногих сохранившихся деревянных домов старого Петербурга. Здесь в разное время бывали Маяковский, Хлебников, Филонов, Малевич, Каменский... Здесь рождалось новое восприятие цвета и звука!
Куда же без котиков;)
Первая моя публикация, не судите строго... Прошу прощения за качество, исходников, к сожалению не сохранилось (в векторах).
Почти все художники, которые оставили свой след в истории начинали... с азов, учились рисовать классические картины, и когда стали мастерами или становилось тесно, они искали новые направления.
До изобретения фотографии картины заказывали себе богатые люди, рисовали их долго. Могли и полгода (в том числе из-за особенностей засыхания масляной краски). За оплату этих работ и жили художники.
Когда изобретают фотографию в середине 19 века, а более-менее фотографии начинают получатся с середины века, работы у художников становится резко меньше и тут-то и нужно искать что-то новое, что будут покупать и за что готовы платить.
Фотография Франции 1857 год. Качество пока что оставляет желать лучшего. Также нужна большая камера и длинная выдержка, из-за чего движущиеся объекты смазываются
Возьмем например Пикассо. Ранние работы академичны. Второй этап — ближе к экспрессионизму (как раз это течение набирает обороты в 1900х).
Дальше идет тренд к упрощению и примитивизации картин, неправильной сборке людей. Ценность автора не в том, что он может ТАК нарисовать, а в том, что он СТАЛ так рисовать, когда остальные еще рисовали классику или рисовали в других стилях.
Также первые картины Ван Гога написаны в реализме. Или Малевича. Малевич — это вообще пример грамотного маркетинга и умения уловить суть времени. Малевич умел в классический портрет, но зачем и кому это интересно, когда во всю происходят революции, ломаются прежние устои, а партии нужны новые герои?
Первый квадрат показан на выставке в 1915 году. В то время еще Российской Империи, где церковь и православие занимает главенствующую роль повесить на самое видное место, где обычно висит иконостас — черный квадрат? Это минимум скандал.
Второе, что сделал Малевич — это отбросил все лишнее. Картины Ван Гога, Малевича — это упрощение объектов. Они как будто собраны из элементов, но Малевич решается отбросить вообще все. И это тоже смелый шаг и он ценен тогда, в то время, в ту эпоху, а не тем, что это был именно этот квадрат, или что под квадратом есть другая картина или тем, что это даже и не квадрат, а немного неровный прямоугольник, да и квадратов написано 4.
То, что сделал Малевич, сделал Джобс с телефонами. Как выглядели телефоны до Джобса и как после:
Если брать Малевича и черный квадрат. То в некотором роде его продолжением стал стиль архитектуры, когда отбрасывали все лишнее — баохаус. И дома стали похожи на тот же самый квадрат. Окна и рамки вокруг них.
Традиционный архитектурный стиль 19 века: большое количество сложных форм, украшений, декора, лепнины на домах.
На основе немецкого баохауса и в целом в русле минимализма развивается и Браун. Они делают привычные вещи простыми и лаконичными.
И уже дизайном вещей Браун вдохновлялись дизайнеры Apple Джони Айв.
И вот когда вы можете провести линию от художника, изобретения фотоаппарата к импрессионизму/экспрессионизму > кубизму > супрематизму (Малевич) > а дальше видите, как это отражается на современном iPhone и его дизайне или дизайне мебели Икеа. Это классно.
Вот так можно провести то, как творчество художников повлияло на людей, живущих в 2025 году и тому, какими гаджетами мы пользуемся, в каких домах и интерьерах живем.
Небольшое обзорное исследование совместно с энциклопедией Vistat акционизма в живописи, влияние творческих провокаций на искусство в целом. Контент 18+
С момента появления первых художественных манифестов искусство нередко шло рука об руку со скандалом. Но что стоит за намеренной провокацией — пустой эпатаж или осознанный творческий метод? Исторический опыт показывает: шокирующие произведения чаще всего становились катализаторами новых направлений, заставляя общество пересматривать устоявшиеся эстетические нормы.
От «Олимпии» Мане до перформансов Бэнкси — провокационные работы выполняют важную функцию. Они разрушают шаблоны восприятия, ставят неудобные вопросы и расширяют границы допустимого. Как отмечал искусствовед Джон Бергер: «Настоящее искусство всегда там, где его не ждут». В этой статье мы исследуем, как скандальные полотна меняли историю живописи, превращаясь со временем в признанные шедевры.
В 1865 году на Парижском салоне "Олимпия" вызвало беспрецедентный общественный резонанс. Картина нарушила все традиционные представления об изображении обнаженной натуры в живописи. В отличие от принятых в академическом искусстве идеализированных образов мифологических богинь, Мане изобразил парижскую куртизанку Викторину Мёран с вызывающей откровенностью.
Критики и публика были шокированы несколькими аспектами работы. Во-первых, абсолютно новая трактовка женской наготы - без привычных аллегорических прикрас. Во-вторых, прямой вызов зрителю в виде дерзкого взгляда модели. В-третьих, явные социальные коннотации, подчеркнутые присутствием темнокожей служанки с букетом цветов - традиционным подарком клиентов.
Художественные новации Мане проявились и в технике исполнения. Он сознательно отказался от плавных переходов и объемов, характерных для академической живописи, используя вместо этого плоские цветовые плоскости и четкие контуры.
Этот прием усиливал ощущение современности и реализма изображения. Несмотря на первоначальное неприятие, "Олимпия" стала важнейшей вехой в истории искусства. Картина обозначила переход от классических традиций к модернизму, предвосхитив появление импрессионизма. Сегодня работа занимает почетное место в музее Орсе, а ее провокационный характер признан важным художественным достижением, изменившим ход развития живописи.
В 1866 году Гюстав Курбе создал работу, ставшую одной из самых провокационных в истории живописи — «Происхождение мира». Картина, изображающая женские гениталии крупным планом, нарушила все табу эпохи. Заказанная турецким дипломатом Халил-беем, она изначально предназначалась для частной коллекции эротического искусства, но даже в этом контексте её откровенность шокировала современников.
Общественная реакция была предсказуемо резкой. Александр Дюма-сын назвал Курбе «ублюдком» за «скотское» изображение тела, а сама работа более века скрывалась от публики. Владельцы, включая психоаналитика Жака Лакана, маскировали её двойными рамами с пейзажами. Даже в 1988 году, при первом публичном показе в Нью-Йорке, картина экспонировалась под пуленепробиваемым стеклом.
Курбе радикально переосмыслил жанр ню, отказавшись от аллегорий в пользу гиперреализма. Его подход — не просто эпатаж, а манифест: тело как объект искусства не нуждается в оправданиях. Эта идея повлияла на ключевые течения XX века.
Феминистские художники, такие как Джуди Чикаго, использовали аналогичную откровенность для деконструкции табу. Марсель Дюшан в работе Étant donnés (1946–1966) продолжил диалог с Курбе, исследуя границы восприятия. Сегодня картина стала символом борьбы за свободу художественного выражения. Её эволюция от запретного плода до признанного шедевра отражает изменение культурных норм: то, что в XIX веке считалось вульгарным, теперь признано важным этапом в истории искусства.
В декабре 1915 года на выставке "0,10" Казимир Малевич представил работу, ставшую иконой авангарда - "Черный квадрат". Картина, представлявшая собой простой черный четырехугольник на белом фоне, вызвала ожесточенные споры в художественной среде. Для многих современников это выглядело как вызов, даже издевательство над традиционным искусством.
Малевич позиционировал "Черный квадрат" не как отсутствие содержания, а как "нулевую точку" искусства. В его манифесте супрематизма работа обозначала освобождение от предметности, переход к чистой форме. Художник утверждал, что создал новую систему искусства, где главным становится не изображение реальности, а выражение "чистого чувства".
Скандальная репутация работы подкреплялась ее необычным размещением - Малевич повесил квадрат в "красном углу", традиционном месте для икон в русских домах. Такой жест подчеркивал претензию на создание новой сакральной системы ценностей в искусстве.
Историческое значение "Черного квадрата" трудно переоценить. Работа стала отправной точкой для развития абстрактного искусства, повлияв на таких мастеров, как Пит Мондриан и Василий Кандинский.
В концептуальном плане она предвосхитила многие направления современного искусства, где идея становится важнее ее материального воплощения. Сегодня "Черный квадрат" признан одной из самых влиятельных работ XX века, несмотря на продолжающиеся споры о ее художественной ценности.
В 1917 году Марсель Дюшан представил работу, перевернувшую представления об искусстве — «Фонтан». Это был обычный фаянсовый писсуар, купленный в магазине сантехники, повёрнутый на 90 градусов и подписанный псевдонимом «R. Mutt» (с намёком на «дурака»). Представленный на выставке Общества независимых художников, объект вызвал скандал и был отвергнут, хотя Дюшан входил в организационный комитет.
Ключевой вопрос, поднятый «Фонтаном», — что делает объект искусством? Дюшан намеренно выбрал утилитарный предмет, лишил его функциональности и поместил в художественный контекст. Как позже пояснял художник, он не считал писсуар «искусством» в традиционном смысле, а видел в нём провокацию против «эстетизма» и культа рукотворности. Критики назвали это насмешкой, но именно такой жест стал краеугольным камнем концептуального искусства.
Работа тесно связана с дадаизмом — движением, возникшим как протест против рационализма и традиционной эстетики после Первой мировой войны. Дадаисты, включая Дюшана, использовали абсурд и готовые объекты (реди-мейды), чтобы разрушить границы между искусством и повседневностью.
«Фонтан» стал квинтэссенцией этого подхода: Дюшан не создавал, а выбирал, трансформируя значение предмета через контекст и название.
Несмотря на первоначальное неприятие, к середине XX века «Фонтан» признали одним из важнейших произведений современного искусства. В 2004 году 500 британских экспертов назвали его самым влиятельным арт-объектом XX века, опередив работы Пикассо и Матисса. Сегодня реплики писсуара хранятся в музеях от Парижа до Сан-Франциско, а сам Дюшан иронично заметил: «Я швырнул им в лицо полку с писсуаром, и теперь они восхищаются их эстетическим совершенством».
«Фонтан» остаётся символом радикальной свободы в искусстве, где идея важнее формы, а вопрос «Почему это искусство?» — часть ответа.
В 1929 году Сальвадор Дали создал одну из самых провокационных работ сюрреализма — «Великий мастурбатор». Картина стала визуальным манифестом его «параноидально-критического метода», соединив автобиографичные мотивы с фрейдистскими символами. Центральный образ — деформированное лицо с удлиненным носом, опирающимся на землю, — отсылает к детским страхам и сексуальным комплексам художника. Этот гибридный образ, напоминающий одновременно скалу и плоть, стал метафорой внутреннего конфликта между желанием и страхом.
Критики были шокированы откровенностью работы. Дали смешал эротику с религиозными аллюзиями: у основания «лица» изображена саранча — символ страха, унаследованный из детства, а на его «лбу» — лилия, отсылающая к христианской чистоте.
Такое сочетание восприняли как кощунство, но именно оно раскрывало суть сюрреализма: искусство как прямое выражение подсознательного, без цензуры разума. Влияние Фрейда здесь очевидно — Дали буквально визуализировал теорию подавленных желаний, превратив личные травмы в универсальные символы.
Работа изменила восприятие сюрреализма, сместив акцент с абстрактных экспериментов на психоаналитическую глубину. Если ранние сюрреалисты вроде Эрнста или Массона исследовали «автоматическое письмо», то Дали добавил методологичность, систематизируя иррациональное. «Великий мастурбатор» доказал, что провокация может быть не просто эпатажем, но инструментом анализа психики. Позже этот подход повлиял на поп-арт и концептуализм, где личный миф стал частью художественного языка.
Сегодня картина воспринимается как ключ к пониманию Дали. Его фраза «Сюрреализм — это я» здесь особенно уместна: работа не просто отражает стиль, но становится зеркалом художника, где сливаются страх и творчество.
Скандал в искусстве давно перестал быть случайностью, став осознанным инструментом воздействия. Одной из его ключевых функций остается разрушение стереотипов. Яркий пример - феминистское искусство Джуди Чикаго, чья инсталляция "Званый ужин" в 1979 бросила вызов патриархальной истории искусства. Через форму банкета она представила 39 значимых женщин истории, создав альтернативу традиционному "мужскому" канону. Этот провокационный жест переосмыслил саму концепцию женского творчества.
Уличное искусство Бэнкси демонстрирует другую функцию скандала - привлечение внимания к социальным проблемам. Его работа "Метатель цветов" (или "Ярость), изображающая бунтаря с букетом вместо коктейля Молотова, стала иконой мирного сопротивления. Размещенная в Иерусалиме на бетонной стене, она превратила протест в поэтический жест. Ирония и простота образа сделали его универсальным символом ненасильственной борьбы, который продолжает вдохновлять активистов по всему миру.
Третья важная функция - тестирование границ допустимого. Современные художники продолжают экспериментировать с табуированными темами, от политики до религии. Однако эта практика имеет обратную сторону. Когда провокация становится самоцелью, она превращается в "искусство ради хайпа". Рынок научился коммерциализировать скандал, превращая социально значимые жесты в дорогостоящие товары. Яркий пример - аукционные рекорды работ Бэнкси, чьи антисистемные послания стали частью арт-системы.
Этот парадокс особенно заметен в эпоху социальных сетей, где провокационное искусство часто теряет первоначальный смысл, становясь поводом для вирусного контента. Тем не менее, история показывает: настоящий скандал в искусстве всегда содержит зерно важного вопроса, заставляющего общество пересматривать свои границы. Разница между пустым эпатажем и значимой провокацией остается в способности работы выходить за рамки сиюминутного шума и предлагать новые перспективы.
История искусства показывает: большинство значимых течений рождались из скандалов. От «Олимпии» Мане до «Фонтана» Дюшана — именно провокационные работы разрушали устаревшие нормы, открывая новые пути развития. Эти произведения, первоначально отвергаемые, со временем становились классикой, доказывая, что искусство должно бросать вызов.
Сегодня, когда границы допустимого кажутся размытыми, возникает вопрос: остались ли в искусстве табу, достойные нарушения? Современные художники продолжают исследовать запретные темы — от экзистенциальных страхов до цифровой идентичности, — но теперь провокация требует большей глубины, чем просто шок.
Как отмечал Пабло Пикассо: «Искусство — это ложь, которая помогает нам понять правду». Эта мысль актуальна для провокационного искусства: его ценность — не в эпатаже ради эпатажа, а в способности обнажать скрытые истины. Когда скандал становится осмысленным жестом, он перестает быть просто нарушением правил — он превращается в инструмент познания.