Привет, 60-е. Десять альбомов замечательной эпохи
Любите ли вы музыку так же, как и я? Помните ли вы свой первый трек, диск, кассету или пластинку, которая пробрала вас до мурашек, схватила за руку и поволокла за собой в огромную вселенную - вселенную фантазии музыканта, творческих революций, незабываемых эмоций и чувств, которые хочется переживать снова и снова? Если для вас музыка - это огромная история, как мировая, так и личная, и если вы не мыслите себя без этого, то мы с вами на одной волне.
А это значит, что удивить вас The Beatles, The Rolling Stones или The Doors вряд ли удастся. Не думаю, что и рассказы о первых альбомах Pink Floyd возымеют этот эффект, и Jimi Hendrix наверняка не прошёл мимо ваших ушей. Потому в топике я расскажу об альбомах, которые на мой взгляд не получили того внимания, которого они однозначно стоят.
Первым в обойме будет психоделический одногодка пинк флойдовского "дудочника", и несмотря на все свои достоинства и крайне оригинальное звучание, часто остающийся на отшибе области интереса меломанов. Будучи так же, как и в случае с Pink Floyd, дебютным для группы, альбом завоевал на момент выхода ничуть не меньшее признание, чем The Piper... (В США оба альбома имели довольно низкие рейтинги, а в Великобритании The Piper занял 8 строчку против 16-й альбома Traffic), но стать культовым сразу после выхода ему было не суждено, и причины на то были. Почему так получилось?
Шестидесятые это время перемен не только для музыки. Изменилось и восприятие публикой тех, кто эту музыку делал. Музыкантам, как отдельным личностям, стало уделяться куда больше внимания, чем это делали, скажем, в 50-е, и маркетинг активно адаптировался к таким условиям. Ну кто мыслит The Beatles иначе, чем "ливерпульской четвёркой"? Кому представляются The Rolling Stones без авторского дуэта Джаггер-Ричардс? Из аккомпанирующего в тени музыканта, чье имя в лучшем случае указывалось сзади обложки мелким шрифтом, участники групп становятся самостоятельными творческими единицами, делая сольные карьеры, которые порой не уступают своим успехом карьере в составе группы и и десятилетиями гремят в медийном пространстве, просто не позволяя о себе забыть хотя бы на пару месяцев. И всё выше сказанное, увы, совершенно не про Traffic. Едва начав свою карьеру и записав три относительно успешных альбома, в 1969 году группа распадается, скоро вновь воссоединившись для записи 4-го альбома. История группы в итоге продолжилась, но со стабильностью Traffic распрощались навсегда - вплоть до своего окончательного распада в 1974. Да, позже у пластинки нашлось много ценителей, и сами Traffic ненадолго дали о себе знать в 1994, но даже все эти обстоятельства не сделали Mr. Fantasy тем альбомом, который первым приходит на ум ценителям рока.
Очень глубокая и эмоциональная работа, поражающая своей продуманностью и настоящей способностью управлять эмоциями слушателя. Один из первых концептуальных альбомов наряду с битловским "сержантом перцем", а в довесок ко всему это ещё и одна из первых (если не вообще первая) попыток привести популярную музыку уж если не в сонетную форму, то в форму рондо точно, что дало толчок развитию прогрессивного рока. Звук синтезатора меллотрона пресса позже окрестила "пиндер-тронами" по фамилии клавишника Майка Пиндера, что стало притчей во языцех, а их звуку, концептуальной и композиторской манере на первых порах подражали даже King Crimson.
История The Sonics изобилует кучей подробностей восхождения к славе, но в целом сводится к следующему: пятеро (и пусть фото вас не смущает) парней решили поиграть забористый гаражник. И то, как у них получилось, без преувеличения опередило своё время, став плацдармом для развития глэм-рока, хард-рока и панк-рока, а их версия хита Have A Love Will Travel затмила оригинал в исполнении Ришара Берри, стала настоящей классикой рок-н-ролла и до сих пор нередко появляется в фильмах. Весь альбом переполнен драйвом и неподдельной любовью к перегруженному звуку. Запись получилась крайне грязной (рекордером был двухдорожечный магнитофон, а на ударную установку приходился всего один микрофон) и яростной, все ручки усилителей были выкручен на максимум, а на сессиях музыканты вели себя так, словно они выступают на концерте. Видимо, эти обстоятельства имели двойственный эффект: с одной стороны, группа завоевала признание, а с другой - вера в возможность повторить подобный успех была слабой. Как итог - следующий альбом хоть и был экспериментальным, но всё же стал более мягким, а саунд третьего и финального в карьере The Sonics релиза звукорежиссёр Ларри Левайн сильно смягчил и вычистил, лишив его всего шарма дебюта. В итоге альбом провалился в продажах, а сами музыканты вспоминали о нём, как о "полнейшем мусоре". И тем не менее, успех дебюта сохранился в памяти слушателя, а в любви к нему признавались Джими Хендрикс и Курт Кобейн.
Сколько раз я слышал их песни и даже не подозревал, что передо мной музыка группы из социалистической Венгрии, игравшей с 1962 года! Сейчас Omega в Венгрии - это Кино в России, но тогда это могло показаться чем-то несовместимым - где ценности коммунистической идеологии, отрицавшие тлетворное влияние разлагающегося запада, а где рок-музыка. Но несмотря на своё происхождение, Omega завоевала не просто "всесоюзную", а мировую известность, а их песни неоднократно перезаписывались и переиздавались в разных странах по меньшей мере на трёх языках. Этот альбом принес группе международное признание, а англоязычная версия Gyöngyhajú lány, переведенная как Pearls In Her Hair, стала настоящим хитом. Нет, это не гитарный эффект на вокале. Это - венгерский акцент!
Если вы из поколения миллениалов и выражаетесь современным сленгом, то можете сказать, что Джефф Бек - это какой-то ноунейм. Игравший в середине 60-х в относительно известных (на самом же деле культовых) The Yardbirds, Бек вскоре разочаровался в их деятельности и твердо решил начать сольную карьеру. Сделал он это в 66-м, будучи ещё в составе The Yardbirds, но целясь, что называется, в сторону выхода. Именно в этом году он записал свою первую сольную композицию Beck's Bolero. А помог ему в этом его коллега по "птенцам" который точно так же не планировал больше продолжать работу с группой и предпочитал свободу творчества и эксперименты. Этим парнем был Джимми Пейдж. Прихватив с собою Кита Муна из The Who и пару сессионников, в 1967 Jeff Beck оформляется в самостоятельный проект и выпускает первый сингл, а история с Yardbirds заканчивается для обоих музыкантов.
Неудивительно, что записанный в 68-м Truth стал переворотом в мире рок-музыки. Надрывающийся вокал Бека, сменяющийся лиричным пением, положенный на перегруженные кавер-версии блюзовых стандартов в духе первых работ Led Zeppelin, не могли не впечатлять публику той эпохи. Но главным прорывом стала Beck's Bolero - тяжёлая инструментальная композиция, чье звучание для тех лет было непостижимо уму многих слушателей. Через 10 лет это звучание возьмут на вооружение Boston и Van Halen, а к середине 80-х оно станет визитной карточкой и отличительной чертой целой плеяды направлений в тяжёлой музыке. А тогда... А тогда альбом быстро потерялся где-то в середине списка новинок, и только в США достиг 15 места, однако продержавшись в чарте 33 недели, а выход в том же 68-м Electric Ladyland Джими Хендрикса и его оглушительный успех просто похоронили Truth вместе с его новаторскими амбициями.
Этих ребят успех не преследовал по пятам. Первый альбом с треском провалился, едва задев американские чарты, а вокалистка и по совместительству самая узнаваемая и колоритная фигура группы покинула её почти сразу после неудачи. С учётом способностей музыкантов (один только Джон Кейл имел академическое образование и играл на добром десятке инструментов) в такой ситуации группа могла бы записать что угодно, но только не это. White Light/White Heat был записан всего за два дня. Лирика затрагивает самые нелепые и в то же время самые отвратительные темы, которые даже в эпоху свободных нравов конца шестидесятых вызывали шок, а звучание альбома не просто не укладывалось в голове - едва ли многие послушавшие его не задались вопросом: "а это вообще музыка?".
И при этом всём совсем не удивительно, что в конце сессии при записи 17-минутной импровизации Sister Ray звукорежиссёр просто встал и ушёл из студии, отказавшись "слушать это", и весьма удивительно, что после выхода альбом всё-таки попал в Billboard 200, хотя и всего лишь на 199 место и совсем ненадолго (что же тогда было на 200?).
Однако забвение в годы выхода обернулось широким признанием позже. В первую очередь он оказал огромное влияние на становление нойз-рока и многих экспериментальных жанров рок-музыки. Свои версии песен отсюда в разное время исполняли David Bowie, R.E.M, Nirvana, Joy Division, New Order и The Sisters of Mercy, братья Рид под влиянием альбома создали The Jesus And Mary Chain, а Говард Девото собирал свою группу Buzzcocks по объявлению, в котором он приглашал музыкантов для совместного исполнения Sister Ray. Наконец в 2003 году альбом был включён в список 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone, что окончательно закрепило за альбомом статус культового. Да, в 68-м немногие покупали альбомы The Velvet Underground, но каждый, кто купил, основал свою группу.
Пожалуй, самая большая беда группы Love в том, что о них самих мало что можно сказать, но то, что можно сказать - впечатляет. Их музыку признавали источником вдохновения такие тяжеловесы сцены, как Led Zeppelin и The Doors, а Егор Летов считал их, ни много ни мало, любимой группой. Что же касается этого альбома, то лейтмотивом сквозь него проходит то, что сейчас нередко представлено как "современное и молодёжное" звучание: например, Gazing очень сильно рефлексирует к направлению shoegaze, а Little Red Book во многом предвосхитила появление панк-рока.
Но и в силу схожих с первым описанным здесь альбомом обстоятельств, мы снова имеем жемчужину, почти безвестно потерявшуюся в многочисленных работах психоделического рока. Его величество Случай вновь оказывается сильней искусства, и мне остаётся только пригласить читателя исправить эту несправедливость.
Альбом вышел на закате движения "весёлых проказников". Эта коммуна стала началом движения хиппи, а в разное время в ней участвовали многие известные личности: у её истоков стоял писатель Кен Кизи, автор романа "Пролетая над гнездом кукушки", а его частым гостем были Джерри Гарсия, основатель и бессменный лидер Grateful Dead, и сценарист Ларри Макмертри, в 2006 году удостоенный Оскара за адаптированный сценарий к фильму "Горбатая гора". Само понятие "психоделия" и "психоделический" уходит корнями в этот период и связана с этими людьми, но "подъёмники", как ни странно, не имели к этому движению отношения, во всяком случае прямого.
Сами 13th Floor Elevators были вполне рядовой группой из Остина, штат Техас, и из примечательных моментов их биографии можно отметить разве что тот факт, что в самом начале их пути к ним могла бы присоединиться легендарная Дженис Джоплин, но её в этом разубедили. Однако, это никак не помешало записать ребятам знаковый альбом - бодрые рок-н-ролльные хиты сменялись мрачными психоделическими темами и меланхоличными балладами, а выразительный кричащий вокал Роки Эриксона эхом отзовётся во всей тяжёлой музыке и окажет влияние на появление техник экстремального вокала. Кроме того, The Psychedelic Sounds Of стал одним из первых (если не считать нью-йоркских Blues Magoos и The Deep) альбомов, где понятие "психоделический" применялось непосредственно к музыке. Альбом стал настоящей легендой на Западном побережье, но в национальных чартах показал скромные результаты. Необходимо было развиваться и двигаться дальше, но случилось то, что поставило крест на карьере группы. На одном из шоу в 1969 году лидер группы Роки Эриксон внезапно начал со сцены разговаривать на непонятном языке. Неутешительный диагноз вряд ли был совместим с активной творческой деятельностью - у Роки была обнаружена параноидальная шизофрения. Помимо этого, у участников начали возникать проблемы с законом из-за психоактивных веществ, что ознаменовало конец "подъёмников". Эриксон не сдавался и несмотря на болезнь продолжал работу, в середине 70-х ему даже удалось записаться под руководством Стю Кука из Creedence Clearwater Revival, но успеха своей первой группы он так и не повторил.
Если я попрошу вас представить, что Артур Беркут или Роб Хэлфорд выпустят запись в стиле трэп или дрилл, то у многих из вас поднимется давление, сильно расширятся зрачки, руки сожмутся в кулаки, а вырвавшаяся эмоция прогремит фразой "да как ты смеешь?". Примерно это же испытали многие участники блюзовой тусовки, когда в 1968 уже 55-летний Мадди Уотерс собрал группу, которую сами участники не без иронии называли "электрическими ниггерами", и записал пластинку в стиле психоделического рока, гремевшего тогда на весь мир и находившегося на пике популярности.
Чтобы было понятно кто такой Мадди Уотерс, достаточно вспомнить, что путь The Rolling Stones начался с прослушивания "старых блюзовых пластинок" на квартире Брайана Джонса, среди которых были и записи Уотерса (примечательно, что Let’s Spend the Night Together отсюда это кавер-версия песни The Rolling Stones), а свои кавер-версии на его песни записывали Led Zeppelin и Cream. Кроме того, Джими Хендрикс вдохновлялся Herbert Harper’s Free Press News с этого альбома и часто слушал её перед выступлениями (не говоря уже о том, что манеры исполнения Уотерса и Хендрикса очень сильно похожи, а в том же 1968 году The Jimi Hendrix Experience выпустили релиз со схожим названием), также некоторые исполнители, стоявшие у истоков хип-хопа признавали влияние этой записи.
Ну и напоследок здесь будет жемчужина американской психоделии и один из самых продаваемых альбомов США тех лет. Во многом альбом известен за счёт одноимённого сингла, который нередко называли "первой хэви-метал композицией", а свои кавер-версии и аллюзии на эту песню выпускали Slayer, Blind Guardian и даже Boney M.
Во многом этот альбом известен из-за распространённого мнения о том, что именно для него в 1976 году американская музыкальная ассоциация RIAA, отвечающая за сертификацию музыки, вынуждена была выделить специальную платиновую классификацию, что сделало In-A-Gadda-Da-Vida первым в истории платиновым альбомом. Однако подтверждения эта информация, увы, не нашла, а первым платиновым диском считается сборник лучших хитов группы Eagles под названием Their Greatest Hits (1971–1975). Но даже несмотря на это, In-A-Gadda-Da-Vida входит в сотку самых продаваемых альбомов за всю историю с показателем в 25 млн копий.
Надеюсь, было интересно. Какой из альбомов вам понравился больше всего? А какой вы, быть может, уже слышали?
Окак
Сколько нужно времени, чтобы уложить теплый пол?
Точно не скажем, но в нашем проекте с этим можно справиться буквально за минуту одной левой!
Satori: шедевр психоделического хард-рока 1970-х, записанный японскими прародителями дум-метала
Группу Flower Travellin` Band часто называют японским ответом Black Sabbath. И отчасти это справедливо. Вдохновляясь бирмингемским квартетом, японские рокеры создали свой стиль, основанный на тягучих хард-роковых джемах с психоделическими мотивами, а их второй альбом Satori во-многом предвосхищал дум-метал 1980-х. Правда, всё это с большими оговорками.
К концу 1960-х контркультурное движение в "Стране Восходящего Солнца" стало активным, появились десятки рок-коллективов, занятые пусть и копированием зарубежных стандартов, но стремящиеся перенести их на японскую культурную почву. Связи между страной атоллов и, например, Британскими островами были прочными, поэтому некоторые лидеры японского рока имели честь общаться со многими звездами тогдашней музыки. К тому же, феномен Йоко Оно давал о себе знать, японцы взбодрились.
Один из зачинателей рока в привычном понимании слова в Японии Юя Учида, выступавший на разогреве у The Beatles, когда те приезжали с гастролями, подружился с Джоном Ленноном и провел несколько недель в Британии в 1968- году. Услышав Cream и Джими Хендрикса, он испытал позитивный культурный шок и вернулся домой вдохновленным и понимающим, куда двигаться дальше. Теперь его интересовал тяжелый блюз-рок, а так как сцена в Японии еще только начинала развиваться, то Учида быстро занял лидерские позиции.
Он создал группу Flowers, с которой в том же 1968-м выпустил альбом Challenge, состоящий из каверов Jefferson Airplane, Cream, Хендрикса, Big Brother and The Holding Company. Группа просуществовала недолго, ведь Учида уволил всех, кроме барабанщика Джорджа Вады, позвал вокалиста Джо Яманаку, гитариста Хидеки Исиму и басиста Джуна Козуки. Новый состав получил имя Flower Travellin` Band, и его целью было обрести международную известность. В 1970-м году вышел альбом Anywhere, опять же состоящий из каверов, но на этот раз репертуар был серьезнее: 21st Century Schizoid Man King Crimson, Louisiana Blues Мадди Уотерса и...Black Sabbath группы Black Sabbath. Иногда критики сходятся во мнении, что это был первый кавер песни "Саббат" в истории. Конечно, на фоне оригиналов это звучало не так мощно, но потенциал команды чувствовался.
Настоящей удачей для коллектива стало совместное выступление с канадской группой Lighthouse на Экспо-70 в префектуре Осака. Впечатленной игрой японских музыкантов, их коллеги пригласили к себе в Канаду записать альбом. Чувствуя, то надо использовать этот шанс, Flower Travellin` Band решили попытать счастье, и уже к концу 1970-го делили сцену в Канаде с Доктором Джоном и Emerson, Lake and Palmer. Впрочем, мы чуть забежали вперед. Ведь для того, чтобы ехать в Канаду не с пустыми руками, нужно было записать что-то, что было бы оригинальным, а не набором песен известных групп.
Так родился второй альбом группы Satori. В дзен-буддизме Сатори является одним из ключевых понятий, связанных с достижением просветления. Гитарист Хидеки Исима увлекался индийской музыкой, экспериментировал с настройками гитары, вдохновлялся медитацией, поэтому новый вектор звучания группы был уже другим: психоделический хард-рок, порой монотонный, в целом импровизационный, но с нотой надрыва. Джо Яманака, понимая, что так же быстро, как остальные, не успеет перестроиться и не сочинит слова к песням, и вовсе отдалился, доверив процесс над созданием музыки остальным членам коллектива. Впрочем, те пара песен, которые им исполнены, совершенно далеки от хиппистских тем любви и добра. И музыка у коллектива получилась мрачной.
Голос Яманаки напоминает смесь Роберта Планта, Оззи и Эрика Бердона. В альбоме 5 частей, названий у композиций нет, только части "Сатори". С самого начала, со звука осциллятора и тарелочек, а затем истошного крика вокалиста, группа начинает уверенно маршировать под грохочущие риффы гитары и барабанные сбивки. То убыстряясь, то замедляясь, Flower Travellin` Band не останавливаются, и даже тишину используют как свой инструмент. Чувствуется импровизационность альбома, иногда монотонность может раздражать, но сразу понимаешь, что группа с Востока и видит иначе структуру музыки.
Одной из запоминающихся композиций на альбоме стала Satori III с медитативным риффом, начинающимся из тишины, а затем с нарастанием приводящим к громкому джем-року. Потом этот рифф они переделают для своего следующего альбома, назвав ее Hiroshima.
В четвертой части группа переходит к блюз-року, устроив перекличку между гитарой и губной гармошкой. Один рифф сменяется другим, и в этом калейдоскопе изменений порой трудно ухватить что-то одно. Чувствуется, что Хидеки Исима поймал свое вдохновение и выкладывается, записывая наложения гитар, создавай порой стену звука. В заключительной пятой части Яманака под загробный марш выдает зловещий жуткий вокализ, который отлично закрывает альбом.
Одновременно с записью Satori Исима и Яманака приняли участие в записи альбома певца Куни Кавачи под руководством всё того же Юи Учиды. Альбом Kirikyogen был наполнен такими же тяжелыми гитарными риффами, и в чём-то даже чувствуется связь между пластинками. У музыкантов был отличный фундамент, с которым можно было переезжать в Канаду, чтобы приобретать популярность.
Впрочем, не сказать, что в момент выхода альбома, появившегося, кстати говоря, на прилавках не только на родине музыкантов, но и в США, публика его заметила. Это уже потом, с наступлением эры интернета, Flower Travellin` Band станут известны для западного слушателя, и у группы появится культовый статус. Однако, для японских меломанов участники группы были величинами еще в 1970-е. А вот в 1990-е и в 2000-е, когда творчество коллектива переосмыслили, многие критики рассыпались в похвалах. Например, музыкант Джулиан Коуп, написавший книгу про японский рок Japrocksampler, сравнивал Satori с музыкой Black Sabbath, но отличие заключалось в том, что "у Sabbath смерть наступает в темном затопленном подвале, а у Flower Travellin` Band на жарком солнце".
Да и многие другие рецензенты отмечали сходство с творчеством бирмингемцев. Хидеки Исима получил кличку "Тони Айомми-младший", а Satori стал считаться прото-дум альбомом, предвосхищающим жанр, который появится в середине 1980-х. И, конечно, можно найти в музыке японского коллектива влияние Black Sabbath, так как это очевидно, раз они даже переигрывали их песни, но есть ведь и что-то своё. И самое главное отличие от Sabbath заключается в том, что их британские вдохновители не были настолько по-восточному медитативны. Так что лучше воспринимать Flower Travellin` Band как самостоятельную группу.
А еще на музыку этих ребят подсадила своего сына Шона Йоко Оно. Дошло до того, что сын битла исполнял первую Satori на концертах в составе The Claypool Lennon Delirium.